По мотивам голубого периода Пикассо» картина Иксигона Сергея (бумага, масло) — купить на
Картины Пикассо согласно исследованиям имеют скрытые секреты
Это был вышедший в отставку сборщик налогов Анри Руссо 1844—1910 , начавший заниматься живописью в зрелом возрасте без всякой профессиональной подготовки. Идеалом для него, к счастью, так им и не достигнутым, был сухой академический стиль последователей Энгра. Руссо являл собой редкий парадокс — он был гениальным художником-самородком. Иначе разве он смог бы написать свой «Сон» илл. Изображенный на этом полотне зачарованный мир не нуждается в объяснениях, ибо объяснить его невозможно.
Фонд сотрудничает со многими культурными и музейными институциями, занимается научными исследованиями. Мы предоставляем работы Пикассо из нашего собрания на выставки. Только что в очередной раз обновили постоянную экспозицию малагского музея.
Путешествуя по всему миру, я видел повсюду исключительный интерес к его работам и личности. Я хочу, чтобы Пикассо знали таким, каким он был на самом деле — как художник и как человек. По-настоящему его интересовало только искусство.
Экспозиция с огромным успехом прошла в Париже, затем в Музее изобразительных искусств имени А. Пушкина в Москве, в Малаге и Мадриде. Какую роль Ольга играла в творчестве художника?
Пушкинский музей рассказал о непростых взаимоотношениях художника с русской супругой — Истинная ее роль в творчестве Пикассо до сих пор до конца не оценена. В конце 1910-х годов мой дед увлекся балетом, начал оформлять спектакли Сергея Дягилева, дружил с Игорем Стравинским, хореографом Леонидом Мясиным и тогда же познакомился с Ольгой. Русская балерина, его модель и муза, служила художнику новым источником вдохновения.
Страницы ее жизни запечатлены примерно на 140 портретах — картинах и рисунках, написанных Пикассо. На них Ольга большей частью изображена меланхоличной, задумчивой, грустной, погруженной в свои мысли — она волновалась за своих родных, оставшихся в Советской России. Вместе с тем в этих портретах отражена любовь художника к Ольге в первые счастливые годы их совместной жизни.
У нее был сильный характер и Пикассо пришлось подчиниться? Ему на смену пришел так называемый неоклассический период, когда художник вернулся к греко-римской мифологии, создал новый стиль, оставаясь при этом Пикассо. Именно под Ольгиным влиянием Пабло открыл новую главу в своем искусстве, создавал замечательные работы, которые не имели ничего общего с кубизмом.
Поэтому видный историк искусства Жоаким Писсаро предлагает считать конец 1910-х годов и 1920-е «эпохой Ольги» в творчестве Пикассо. Я с ним полностью согласен.
Матисс решил, что его младший товарищ просто издевается над сторонниками обновления искусства, прежде всего над ним самим. Еще один художник выразил опасение, что Пикассо в один прекрасный день повесится перед своим непонятым и непринятым произведением.
Пабло Пикассо «Авиньонские девицы», 1907 Картина «Авиньонские девицы» 1907 Ныне хранится в Музее современного искусства в Нью-Йорке Картину, позже прославившуюся под названием «Авиньонские девицы», не спешили ни покупать, ни выставлять. Публике ее впервые показали только в 1916 году, спустя девять лет после создания. Однако отношение к произведению менялось. Под влиянием «Авиньонских девиц» тот же Жорж Брак вместе с Пикассо стал отцом-основателем нового направления — кубизма.
Впоследствии эту картину назвали шедевром, с которого, возможно, в искусстве по-настоящему начался XX век. Действие происходит в публичном доме. Более пристойное название, «Авиньонские девицы», дал ей в 1916 году друг художника и организатор выставки Андре Сальмон.
Пикассо без сожаления взял чужую картину, перевернул на 90 градусов и начал рисовать. Он даже умудрился вписать некоторые детали ландшафта в очертания своей героини. Например, изгиб горы стал женской спиной.
Дальнейшее сканирование выявило как выглядели более ранние версии картины — первоначально рука женщины держала некий объект, предположительно, кусок хлеба. В более позднем варианте, рука оказалась скрыта под одеждой, а внешность «нищенки» была немного изменена. По словам одного из исследователей Марк Уолтона, открытие позволит понять, что волновало Пикассо и как формировались его художественное мастерство. Технология дала нам шанс заглянуть «внутрь головы» художника и понять творческие метания Пикассо— Марк Уолтон, по Guardian. Голубой с оттенком зеленого Картина, ставшая объектом исследования, считается одной из самых известных ранних работ Пикассо — шедевром его «голубого» периода. Период получил такое название из-за пристрастия молодого художника к краскам с голубыми и зелеными оттенками.
Моделями для его портретов становились нищие, алкоголики и проститутки, чьи страдания были чутко уловлены кистью и мрачной палитрой Пикассо.
Эволюция гения. Краткий гид по жизни и творчеству Пабло Пикассо
Pablo Picasso (1881-1973) Голубой период. Поиск. Смотреть позже. В его творчестве были розовый и голубой периоды, но в какой то момент на полотнах стала преобладать сочная зелень. На многих картинах Пикассо искусствоведы видят «русский след». 1. «Голубой период» Пикассо 2. «Розовый период» в карьере Пикассо 3. Роль женщин в творчестве Пикассо 4. Где посмотреть работы Пикассо. Pablo Picasso (1881-1973) Голубой период. Поиск. Смотреть позже. Голубой период (испанский: Período Azul) включает в себя работы, созданные испанским художником Пабло Пикассо в период с 1901 по 1904 год. Самые известные картины Пикассо голубого периода включают «Голубую обнаженную», «Жизнь» и «Старый гитарист», все три из которых были завершены в 1903 году.
Искусство Испании, часть 3.1 Пикассо. Я - в начале пути.
В своей мастерской Пикассо показывает незаконченную картину «Авиньонские девицы», которую писал довольно долго по сравнению с остальными работами — более года, тщательно прорабатывая детали. Брак и большинство друзей художника не приняли и раскритиковали работу, тем не менее это полотно стало первым шагом живописи в направлении кубизма [14]. Название скандальной картине дал поэт Андре Салмон, искусствовед и писатель. В период 1909—1910 годов Пабло продолжает работать параллельно с Жоржем Браком и в постоянном сотрудничестве с ним, и это будет продолжаться ещё три-четыре года. Кроме того, он пишет портрет Брака, причем Брак не позирует ему. Пикассо использует фотографию, сделанную им самим [16].
В наши дни больше не ходят в психушку, а основывают кубизм Пабло Пикассо Пабло Пикассо на фоне своей картины, 1912 г. В кубизме Пикассо различают несколько этапов: «сезанновский» «Три женщины» 1908 , «Бидон и миски» 1908 , «Женщина с веером» 1909 и другие работы [9] , для которого характерны зеленоватые, охристые, коричневые тона, типичные, которые использовал сам Сезанн, но при этом более мутные, размытые, изображение построено, формируют более простые геометрические формы. Вплоть до 1912 года, кубизм все больше и больше отдаляется от представленного предмета, что приводит к фрагментированному и почти монохромному изображению предмета. Формы определяются кубами, прямоугольниками и цилиндрами, грани которых взаимопроникают, что часто затрудняет их расшифровку [17]. Пикассо с Браком начинают вставлять трафаретные надписи в свои работы, а также органические материалы, такие как песок.
Затем Пикассо создал первый в истории искусства коллаж «Натюрморт с палками от стула» в Париже весной. Расцвет кубизма пришелся на осень 1912 года, когда в парижской галерее Ла Боэти состоялась выставка «Золотое сечение». В мероприятии приняли участие около тридцати художников и был опубликован трактат «О кубизме». В этом справочнике изобразительное искусство восходит к Гюставу Курбе, объясняя, что кубизм — это логическое художественное развитие с инновационными аспектами. Pierre de Belay, портрет Пабло Пикассо, 1910 г.
Хуан Грис, портрет Пабло Пикассо, около 1912 г. Выставка Пикассо-Брак, работы 1915 г. Метрополитен музей, фото 1949 г. Amedeo Modigliani , портрет Пабло Пикассо, 1915 г. Amedeo Modigliani , портрет Пабло Пикассо, около 1915 г.
Неоклассицизм и русские балеты Пабло Пикассо, Монпарнас, 1916 г. Ольга Хохлова в студии Пикассо, весна 1918 г. В 1914 году начинается Первая мировая, что прерывает расцвет кубизма: многих художников призывают на службу. Пикассо, испанец по национальности, не был призван, но находясь в Париже переосмысляет свою направленность работ и постепенно вернул классическое представление предмета [18]. Пикассо открывает кубистический классицизм, сменивший романтизм «диких», а от этого классицизма переходит к лирическим ураганам, с быстротой молнии меняя одни понятия на другие, круша железо, кромсая формы, совершая великолепные надругательства над человеческим лицом и чередуя минуты сладостного затишья с новыми приступами бешенства; пока он выбрасывает музейные сокровища на улицу, а ничтожные приметы квартала, где он живет афишу, вывеску, классики на тротуаре, детские рисунки на стенах домов , делает средствами своего языка...
Большое творческое сотрудничество с оперной и танцевальная труппой, созданной Дягилевым позволило Пикассо поучаствовать в создании декораций и костюмов для спектаклей и открыть для себя мир сцены.
В 2008 году объём только официальных продаж его работ составил 262 млн долларов. По такому случаю мы решили сегодня проиллюстрировать основные вехи жизненного пути знаменитого на весь мир художника. Пикассо в возрасте 15 лет. В 8 лет он написал свою первую серьёзную картину маслом, «Пикадор», с которой он не расставался в течение всей жизни. Пикассо, 1904.
Не удивительно, что Пикассо стремился как можно раньше покинуть родительский дом, где его так раздражала женская опека. Не меньше, чем муштра отца. Когда самой младшей сестре Пабло — Кончите исполнилось 7 лет, она заболела дифтерией и умерла. Мать убедила всю семью, что пора менять климат.
В 1895 году они переезжают в Барселону, где отец снова устраивается профессором живописи. Продержался он там недолго, так как профессора не смогли стерпеть строптивого характера гениального студента. Пикассо не выносил критики, он взрывался, дерзил и уходил, хлопнув дверью. В 16 лет Пикассо, наконец, нашел причину вырваться из чрезмерно крепких объятий своего семейства. В 1897 году он с легкостью выдержал экзамен в Мадридской академии «Сан Фернандо», буквально за пару дней сдав дисциплины, на которые у других абитуриентов уходил целый месяц. Деньгами для жизни в Мадриде его снабдил отец, поддерживал и дядя Сальвадор Руис. Однако и в этой академии Пабло заскучал, поняв, что ничего нового он не получит, зато увлекся копированием произведений классиков — Веласкеса, Гойи и Эль-Греко. Все было бы терпимо, если бы юный студент большую часть времени отдавался учебе, а не «светской» жизни и путешествиям по домам терпимости в компаниях однокурсников. В одном из них он жил неделю, расплачиваясь за постой росписью стен заведения картинами на эротические темы. В другом — сумел подцепить «неприличное» инфекционное заболевание, что не ослабило его страсть к загулам.
Зато сей факт навлек на него гнев дяди — Сальвадора. И одним, но существенным источником существования юного студента стало меньше. Тем не менее, Пабло сумел дважды посетить Париж, обойти все музеи, и окончательно переехать туда в 1904 году. Деньгами для «завоевания» Парижа — Мекки всех европейских художников того времени Пабло снабдил отец. Он мечтал, чтобы талантливый первенец прославил его фамилию, но выделить на это сумел лишь 300 песо. Поселившись на Монмартре и начав продавать свои картины, Пабло внезапно сменил фамилию отца на девичью фамилию матери. Звучание фамилии Пикассо, по его мнению, привлекало к себе внимание. Узнав об этом и без того подавленный Марией и ее семейством Хосе получил первый инфаркт. Но сын его был уверен в своей правоте, а с милосердием к членам семьи у него всегда были сложности. Исключением была, пожалуй, лишь мать художника.
Для остальных — и сестер, и жен, и возлюбленных он был, скорее, бездушным чудовищем. Но произошло это совсем не сразу. Это был страшный для него дом, где двери вовсе не запирались, так как воровать у его жильцов — нищих художников-эмигрантов, у которых не только имущество, но и натурщицы, и сердечные подруги были достоянием коммуны, было совершенно нечего. Между тем, личное пространство для избалованного юного гения, пресыщенного навязчивым вниманием семьи, никогда не было пустым звуком. Он всегда мечтал о собственном доме с множеством комнат, где каждая запирается на ключ. Пикассо жил как все, пока не встретил некую Мадлен, забеременевшую от него, а затем, после того, как у Мадлен случился выкидыш, у него появилась новая страсть — первая красавица этого богемного сообщества — Фернанда настоящее имя — Амели Лат — высокую, статную и зеленоглазую шатенку. Сближение было внезапным и стремительным после того, как Пикассо продал одну из своих картин. Пикассо, который был перманентно в кого-то влюблен, наконец-то был всерьез заинтересован дамой сердца. Он страшно ревновал ее, купил замок на дверь и запирал Фернанду на ключ, уходя из дома. В 1901—1904 гг.
Он страшно переживал самоубийства своего друга Карлоса Касагемаса, с которым впервые приехал в Париж в 1901 году. В это время написано несколько автопортретов Пикассо, «Склонившийся Арлекин», «Трагедия», «Старый еврей с мальчиком», «Старый гитарист», «Аскет», «Жизнь». Картины Пикассо почти не покупали, порой у него не было денег, чтобы заплатить за уголь для печки, и они с Фернандой укрывались всеми одеялами, что хранились в их убогой комнате. Фернанда, как и большинство дам сердца Пикассо, ничего не понимала в его живописи. Однако потихоньку Пикассо стал находить покупателей для своих картин. Первой была дочь американского миллионера Гертруда Стайн, приехавшая в Париж вкусить богемной жизни. Вместе с французским художником Жоржем Браком 1882—1963 Пабло Пикассо основал новое течение в искусстве — кубизм. Его картины шокируют, но их покупают. Арлекин в стакане. Он регулярно покупал картины у Пикассо, что позволило художнику снять мастерскую и квартиру на бульваре Клиши.
Оптимистичный розовый «безбедный» период сменил мрачный синий. Наверняка, москвичи помнят «Девочку на шаре» Пикассо, которой восхищаются даже сотрудники музея Пикассо в Малаге. Эта картина, в которой отмечен странный оптический эффект — если закрыть одного из героев, второй «падает» в пространство, была переходной — от голубого к розовому периоду Пикассо. Сергей Щукин собрал более 250 картин импрессионистов, которые оказали сильное влияние на становление кубофутуристов, супрематистов, конструктивистов, и, вообще, на развитие искусства ХХ века. В розовом периоде кубизм проявлялся в картинах Пикассо уже в полную силу. Это не могла не заметить его постоянная модель — Фернанда, устраивавшая художнику скандалы, что он специально уродует ее красоту, и даже позировавшая для картин в стиле ню другим художникам. Вскоре они расстались. Голая женщина со струящимися волосами.
Более того, картин, написанных художниками в первые два года после какой бы то ни было тяжелой утраты, не так уж много. Однако отчаяние — «настоящий враг потока», и, таким образом, «смерть и серьезная утрата, напротив, могут подавить творческие импульсы». Kathryn Graddy.
Henri Matisse
Доказательство тому рисунки тушью, на которых уродливый старик-карлик с красивой молодой девушкой. Один из самых известных символов «Голубя мира» был создан в 1949 году. Впервые он появился на Всемирном конгрессе сторонников мира в Париже. В 1951 году Пикассо была написана картина «Резня в Корее», которая повествует о зверствах той «забытой» войны. Именно в этом городе он увлекся керамикой.
Картина «Трагедия» Пабло Пикассо является одной из самых известных его работ, выполненных в «голубом» периоде. Это произведение считается одним из наивысших достижений этого периода творчества. Художник написал эту картину во время своей депрессии, когда его работы были пронизаны трагичностью, грустью и болью. Такое мрачное настроение автора было вызвано его личной трагедией - смертью близкого друга, а также финансовыми трудностями и угнетенным состоянием души. Интересно то, что картины, которые Пикассо создавал во время своей бедности, сегодня стоят огромные суммы, и их цены продолжают расти. Главными героями картины стали те же бедняки, что и сам художник в то время.
Наблюдая за этим слоем общества, Пикассо вдохновлялся на создание драматических, полных боли произведений. Вероятно, это отец, мать и их сын, стоящие на берегу моря. Все они выглядят грустно, с опущенными глазами, головами и плечами, скрещенными руками.
Однако, там ему не понравилось, и он бросает её и переезжает в Мадрид. Здесь он снова поступает в учебное заведение, но уже в Королевскую академию художеств. Пикассо начинает учиться и ему опять это не нравится, ведь надо быть усидчивым и много работать. Такое учение оказалось не для него. Он снова бросает учёбу. Его явно тянуло что-то другое. Он хотел быстрой славы и денег. Посмотрите внимательно на его автопортрет 1896 года. На нём мы видим характерные черты нетерпимости, не-желания много работать и презрительного отношения к окружающему миру. Тем не менее за небольшой период пребывания в учебных заведениях молодой Пабло кое-чему научился у хороших преподавателей. Это видно по его ранним работам. Из него мог бы получиться хороший портретист или мастер пейзажей, как Диего Веласкес.
Za Warudo Ни один художник не делал столько разнообразных картин, сколько их создал Пабло Пикассо. Хотя и известен всему миру он благодаря, по большей части, своему кубизму, невозможно пройти мимо его «голубого» и «розового» периодов. Начнем, как водится, с первого. Смерть Касагемаса. Пабло Пикассо Началось все с депрессии: в 1901 году умирает близкий друг художника, Карлос Касагемас. Именно тогда испанец отправляется в Париж, чтобы еще раз вспомнить, как буквально недавно они вместе узнавали столицу современного искусства. Касагемасу было посвящено несколько картин и все они максимально депрессивны. Именно поэтому первый период творчества Пабло и называется голубым. Вот, например, «Похороны Касагемаса»: Похороны Касагемаса. Пабло Пикассо Глядя на эти картины мы чувствуем всю ту горечь утраты, что испытал художник.
Нейросети восстановили уничтоженную картину Пабло Пикассо
В "Голубой период" Пикассо его картины синим цветом изображают обездоленных людей. Они подробно изучили «голубой период» художника, в результате чего нашли определенные изменения в композиции. «Их объединяет то, что это две неклассические картины. Живопись Эль Греко была настоящим открытием для молодого Пикассо, которой впервые увидел работы в Прадо. По сути, весь «голубой период» — это диалог Пикассо с Эль Греко», — комментирует Светлана Загорская. По мотивам голубого периода Пикассо» картина Иксигона Сергея (бумага, масло) — купить на Самые известные картины Пикассо голубого периода включают «Голубую обнаженную», «Жизнь» и «Старый гитарист», все три из которых были завершены в 1903 году. Именно поэтому первый период творчества Пабло и называется голубым.
Одиннадцать «лиц» Пабло Пикассо: как и чем характеризуются разные периоды творчества художника
picasso painting the blue period delmonico books 2021 пикассо живопись в голубой период delmonico books 2021 издание альбомного формата 29х25 см в тве. Голубой период». Опубликовано: 13 октября 2022. В галерее прошло занятие в рамках арт-проекта «Художник месяца» и было посвящено знаменитому испанскому художнику Пабло Пикассо, родившемуся в октябре 1881 года. Работы голубого периода Пикассо Пол Смит разместил в зале, который залил синим светом. Этот автопортрет художник написал в 1901 году, находясь в глубокой депрессии из-за самоубийства Карлоса Касагемаса, с которым снимал студию на Монмартре. Герои «голубого периода» Пикассо были сломлены, обессилены, одиноки и печальны.
Нейросети восстановили уничтоженную картину Пабло Пикассо
Фото 1904 года. Друзья и знакомые Пабло Пикассо Pablo Picasso описывали как крайне заносчивого и высокомерного человека, свято уверенного в своей исключительности. Но он и правда был невероятно талантливым и чрезвычайно трудолюбивым: Музей современного искусства в Нью-Йорке оценивает количество работ, созданных Пабло Пикассо за всю свою жизнь в число, близкое к 20 тысячам. Но здесь стоит вспомнить, что Пикассо был не только художником, но и скульптором, графиком, театральным художником, дизайнером и керамистом. Пабло Пикассо на фоне собственной картины. Сейчас работы Пикассо являются самыми дорогими в мире живописи. Так, в 2010 году его картина «Обнажённая, зелёные листья и бюст» была продана на аукционе «Кристис» за 106 482 000 долларов. А всего за два года до этой сделки объем продаж работ художника уже оценивали в 262 миллиона долларов. Самой же дорогой картиной стала работа Пабло Пикассо «Алжирские женщины версия О », которая поставила рекорд не только среди работ самого художника, но и вообще во всей истории продажи произведений искусств с аукционов: картина ушла за рекордные 179 365 000 долларов США. Портрет Пабло Пикассо. Тем удивительней выглядит история, случившаяся с молодым Пикассо по его приезду в Париж.
В столице Франции он подружился с поэтом и журналистом Максом Джакобом, с которым напополам они стали снимать маленькую комнату.
Взгляд на действительность многослоен как своим изображением, так и мышлением. В картине объект разлагается на многие углы зрения в стремлении довести до зрителя самую полную информацию. Он объединяет разные углы зрения: например, прямой с боковым, вид сверху, снизу, и разъясняет очертания, скрытые от зрителя», — так говорил о кубизме Жорж Брак.
Все дальше в своих поисках идеальной формулы кубизма уходил Пикассо, пока его картины не стали напоминать непонятную монохромную массу, с выпирающими гранями и состоящую из осколков предметов, о назначении которых можно только догадываться. Любая истинная фактура категорически отвергалась художником, и все изображения скорее напоминали выдолбленный в камне барельеф, чем картину. Что произошла очередная «смена оружия», Пикассо заметил в 1912 году, всего через два года после возникновения нового, придуманного им, направления. Слишком явная связь с абстракционизмом вовсе не льстила художнику, и он пошел на новые ухищрения, чтобы выделиться.
В бой отправились вполне реалистичные детали — обрезки газет, картона, шрифты, даже алюминиевые ложки. Все эти говорящие атрибуты восстанавливали связь с реальностью и в то же время составляли для зрителей некие ребусы. Они лишь намекали на смысл, но не раскрывали его полностью. Нотные листы, дольки лимона, капли воска — несоединимое все же соединялось на полотнах Пикассо и производило совершенно новую художественную реальность, но с маленькими якорями в реальности настоящей.
Направление получило имя «Синтетический кубизм» и было отмечено также тем, что впервые в художественном искусстве шрифт стал равноправным участником композиции. В 1914 году грянула Первая мировая война, но Пикассо, все еще проживавший в Париже и не имевший французского гражданства, мобилизован не был. Для него конец 10-х ознаменовался новым увлечением — сценографией, и новой женщиной — балериной Ольгой Хохловой. Художник, всегда тяготевший к новым формам и выражениям, быстро втянулся в предложенную ему работу для «Русского балета Дягилева».
Чем скандальнее постановка обещала быть, тем сильнее разгоралось любопытство Пикассо, а когда она с шумом проваливалась на первом же показе, он и вовсе ликовал. Дягилев так же был в восторге: ничто не привлекает внимание так, как деморализация общества в период войны.
Однако тогда он еще не писал «голубых» картин, его работы больше походили на импрессионизм. Пикассо пытался добавлять картинам объема путем облачения объектов в темные контуры. Со временем его картины становились все более однообразными, все чаще все они были выполнены в синих тонах. Первой картиной данного периода стал «Портрет Хайме Сабартеса». Портрет Хайме Сабартеса Страх, отчаяние, одиночество, страдание — данные слова были идеальным описанием к работам «голубого периода». Подтверждение этому можно найти в автопортрете Пикассо, созданном в то время. Тогда он переживал тяжелый период, картины никто не покупал, он часто метался между Испанией и Францией, каждая из которых по-своему давили на него.
Она несет на себе укрытого тенью наездника, почти полностью заслоненного от нас женщиной, охватившей его руками.
Вокруг нее — три обособленные женские группы: мать в сопровождении своих детей, две женщины, слившиеся в тесном объятии, а также расположившаяся на облаке группа девушек — обнаженных, но в красных и черных чулках. Помимо самой манеры, в рамках которой трансцендентальная направленность всей картины находится в кричащем противоречии с некоторыми ее деталями, которые ассоциируются скорее с цирком или борделем, помимо нелепости этой разрозненной композиции, в которой отдельные группы скрепляются между собой лишь ритмическими завихрениями фона, есть в данной картине одна более тонкая и интересная особенность — а именно, способ, которым художник изобразил фигуры плакальщиц, задрапированных в тяжелые ткани. В обеих версиях их величавые статуарные формы предвещают нарождение нового, более индивидуализированного стиля. Скованные жесты, утонувшие в темно-синих складках тяжких одежд, лишь подчеркивают глубину их горя. Статичные и монолитные, они выглядят, словно духи, запертые в камнях и деревьях. Мерцающий атмосферный свет импрессионистов уступил место отображению прочной вещественности форм 2. Эти две картины — первые по счету, в которых явственно видны новые открытия Пикассо в области пластической формы, а также начатки его собственной символики. Они знаменуют собой кризис, завершающий пору его отрочества, а также триумф над влияниями своей патриархальной семьи. В них заложен сюжет, затрагивающий самые сокровенные струны его души. Он пристально наблюдает человеческую драму, заставившую ощутить всю жестокость извечного конфликта между жизнью и смертью и поднявшую вопрос о воскрешении.
Пабло принял настолько близко к сердцу трагедию своего друга, что она стала его собственной, и новая проблема художника состояла в том, чтобы найти для нее адекватные пути и средства выражения. Ему уже были знакомы ловушки сентиментальности и романтического символизма.
Пабло Пикассо. Человек изменивший искусство
Все это во многом послужило тем "сором", из которого вырос "голубой период". Позже Пикассо говорил: "Я погрузился в синий цвет, когда понял, что Касагемас мертв". Однако в июне 1901 г. В свои права "голубой период" вступал постепенно: в работах появились достаточно жесткие контуры фигур, мастер перестал стремиться к "трехмерности" изображений, стал уходить от классической перспективы. Постепенно его палитра становится все менее разнообразной, все сильнее звучат акценты синего. Началом собственно "голубого периода" считается созданный в том же 1901 году "Портрет Хайме Сабартеса". Сам Сабартес сказал об этой работе: "Разглядывая себя самого на полотне, я понял, что именно вдохновило моего друга, - это был весь спектр моего одиночества, увиденный извне".
Пикассо старается максимально упрощать изображение, так как приходит к выводу, что в основе любой сложной формы всегда лежит простой геометризм: куб, шар, цилиндр, конус.
Сюжеты полотен того времени навеяны архаичным искусством Африки, которое художник увидел на этнографической выставке в музее Трокадеро. Для Пабло простое и даже примитивное африканское искусство стало настоящим открытием, поскольку оно несло в себе огромный жизненный и художественный заряд. Древние скульптуры передавали реальность с гораздо большей силой, чем современное европейское искусство. Он стал родоначальником этого направления в живописи вместе с французским художником Жоржем Браком. Философия этого стиля заключалась в том, что живопись способна на большее, чем просто изобразить то, что видит глаз человека. Пабло ищет способ показать мир таким, какой он есть, поэтому старается писать «не то, что видит, а то, что знает». Сначала художник экспериментирует с цветом: он уничтожает цветность, так как считает, что это просто обман зрения.
Плотна аналитического кубизма отличает их монохромность. Потом Пикассо избавляет от фактуры вещей — скрупулезное выписывание деталей предметов, волосков и морщинок уже неактуальны. В это время Пабло пишет довольно много портретов своей возлюбленной Фернанды, в частности картину «Женщина с грушами» на коллаже слева. Именно в этих работах он оттачивает свой новый метод видения формы. Кроме того, в полотнах появляются узнаваемые предметы: ключ, трубка, бутылка, бокал, музыкальный инструмент.
В составе камня много хрома, а вот откуда он взялся в приуральских реках — до сих пор не понятно. Что наверняка известно, так это то, в честь кого назван редкий минерал. Впрочем, любовь к зеленому питали не только художники. Насыщенный по своему цвету малахит — известный любимец в дворцовых залах. Малахитовая гостиная Зимнего дворца, словно драгоценная шкатулка, хранит уникальный минерал. На отделку комнаты ушло 2 тонны уральского малахита. Он образуется, как уже сказал, при изменении медных руд.
Так появился кубизм. Чтобы передать фантасмагорические образы, художник также экспериментировал с цветом: от темных монохромных красок до сочных ярких. В его творчестве были розовый и голубой периоды, но в какой то момент на полотнах стала преобладать сочная зелень. На многих картинах Пикассо искусствоведы видят «русский след». И не потому что испанский художник был женат на артистке балета Дягилева Ольге Хохловой. Все дело в волконскоите — редком минерале, в котором и кроется секрет насыщенного зеленого пигмента. Он встречается только в Приуралье и нигде больше в мире.